30 mayo, 2014

¿Qué es ilustración?





Nicole Almendrada - Ilustradora
Hace siete años cuando me preguntaba qué hacer con mi vida, me hice la misma pregunta. ¿Qué es ilustración? ¿qué es un ilustrador? ¿es una profesión? ¿quién y cómo trabaja en eso? Seis años después de entrar a estudiar la carrera de Ilustración digital y de dar cientos de veces la misma explicación -incluso a mis padres unas cuatro veces al año mientras estudiaba-, consigo darlo a entender más fácilmente. Si usted me preguntara qué estudié, evitaría decir Ilustración, ya que generalmente la respuesta es: "¿qué cosa?". En simples palabras un ilustrador es un dibujante. Luego de respondele que soy dibujante, la segunda pregunta más frecuente es: "¿dibujante técnico?". Eeee.... no, no lo es, responderé yo. Así es como con el tiempo me resigné a que es mejor comenzar a incentivar el conocimiento popular de mi amada profesión. Así que si ud. se pregunta ¿Qué es ilustración? como un día yo me lo pregunté, le recomiendo seguir leyendo.

Un ilustrador es una persona que se dedica a dibujar... cualquier cosa. Todo lo que nos rodea que tenga alguna especie de dibujo, probablemente haya sido hecho por un ilustrador. Desde la portada de un libro, a los personajes en una página web, o los dibujos que acompañan las revistas, o aquellos dibujos que decoran las tazas para tomar té. En otras palabras, un ilustrador es una persona que a través de una imagen (en cualquier técnica) transmite una idea o un concepto, incluso, una historia completa.

Giotto
Tendemos a pensar que antes de la llegada de la modernidad, todo era pintura y escultura. En realidad la ilustración tiene una larga historia. Cuando la Iglesia Católica, en la edad media, prohibió la lectura y el uso de la Biblia al público, una de las formas que tenía para "educarlos" religiosamente era a través de imágenes que relataban historias o sucesos de la Biblia o las historias de los santos. Los japoneses hacían manuales y especies de historias que rescataban tradiciones milenarias, y aspectos de su vida diaria. Ni hablar de los egipcios. También tenemos, años más tarde, las ilustraciones Bíblicas de Doré. O las ilustraciones científicas de Anatomía de Da Vinci. Así es que culturalmente tendemos a creer que si una imagen demora mucho en realizarse (como aquellas hechas al óleo) se le llamará pintura. Pero lo cierto, es que la diferencia está en la función que la pintura y la ilustración cumplen.

Una pintura podría ser utilizada simple y llanamente para decorar una habitación. Para retratar a una familia. Para captar un paisaje bello y perpetuar la sensación de observarlo. Pero no siempre tendrá que incluir un mensaje, un concepto, una opinión o una historia en sí misma. Una pintura de hecho, podría no entenderse, o ser de libre interpretación -dada la subjetividad del autor. Una ilustración, para ser llamada como tal, debe transmitir un mensaje. Es concebida tras una idea o una necesidad comunicacional.

Culturalmente, en Chile, la ilustración era una rama de las Artes visuales. Por lo que los primeros ilustradores (de profesión) egresaban de carreras como Diseño Gráfico, Bellas Artes, Artes Visuales, Arquitectura... entre otras. Pero ya hace algunas décadas, se imparte en los institutos Alpes, Arcos y Duoc las carreras técnicas de Ilustración. Además de cientos de cursos y talleres a disposición que especializan a profesionales de otras áreas para desarrollar la capacidad comunicativa del dibujo.En sí, para ser ilustrador no hace falta que hayas estudiado ilustración.

Paloma Valdivia
 Se dice que los ilustradores deben ser quienes más conocimientos variopintos adquieren (porque como decía la célebre frase: nunca sabes cuándo te piden dibujar un pudú con smoking bailando tap). Un ilustrador no sólo debe saber dibujar "bonito", debe explotar su talento, ser responsable y construirse un estilo que lo identifique del resto de los artistas visuales.



Hablando de mercado laboral, debo decir que hay profesionales dedicados plenamente a la ilustración que mantienen a su familia con su trabajo (por si cabía duda). Hay muchas áreas en la cual la ilustración es necesaria:

  • Editoriales: la más reconocida de todas. Desde una portada a la ilustración que acompañe a un artículo de periódico o ilustraciones para textos escolares. Además del formato "relativamente" nuevo -para nuestro país- los libros Álbum: cuentos o relatos contados a través de las imágenes, en las cuales puede o no haber presencia de texto. 
  • Publicidad: muy, muy, muy antiguamente, la ilustración se encontraba en muchas revistas para publicitar a productos de los más variados tipos (las chicas pin up por ejemplo). Luego la presencia de la fotografía en alta resolución y a todo color, comenzó a llenar nuestro paisaje publicitario. Pero nuevamente, con la llegada de nuevos estilos de dibujo y las potencialidades de la ilustración digital o 3d, la publicidad ha vuelto a reconciliarse con la ilustración. Desde sus procesos más tempranos (storyboards y animatics para comerciales) hasta piezas terminadas que incluso generan un personaje reconocible que represente alguna marca. 
  • Audiovisual: esta área es muy extendida, desde el concept art de un videojuego, es decir, la construcción visual de la apariencia de los personajes, su vestimenta, sus expresiones faciales, los escenarios, los paisajes, los objetos... hasta la realización de una animación digital, en 3d o 2d. Incluso, podemos considerar en esta área al ilustrador detrás del concept art de los personajes para una película (que Disney y Pixar nos hizo conocer como el trabajo soñado). 
  • E-learning: capacitaciones online o cursos digitales, cada vez más solicitados y desarrollados por empresas dedicadas a la creación de estos. Requieren de una gama de personal que varía entre programadores, diseñadores e ilustradores. Esta sería una de las áreas más estables y formales dentro de los trabajos como ilustrador, ya que por lo general es de planta fija. 
  • Diseño web: hoy en día una página web no puede ser tomada seriamente si no tiene una buena imagen y diseño. Es más, en redes sociocomunicacionales como Tumblr, Twitter y Blogger, la expresión personal tiene mucho que ver con la plantilla escogida. No se trata sólo de la ubicación o cantidad de columnas (diagramación) o el tipo de letra (tipografía), además influye mucho los colores y los dibujos que podemos ver en nuestra plantilla. Debemos saber que detrás de estas herramientas puede haber perfectamente el ingenio de un ilustrador. 
  • Decoración: cada vez más se está expandiendo el valorar objetos con un diseño único u original. Tiendas como Casa&Ideas, Homy o Morph atraen a más personas que quieren llenar de detalles estéticos su vida cotidiana. La ilustración decorativa aunque pueda no trasmitir un mensaje explícito, cumple como función añadir un estilo o tendencia a un objeto común. 
Así es como un ilustrador puede trabajar para una empresa con contrato fijo (los menos), o en modalidad independiente (freelance). En países como Estados Unidos, Inglaterra o España, el trabajo del ilustrador sólo es dibujar y generar proyectos cada vez más creativos, ya que cuentan con agencias o representantes especializados en publicitar su trabajo como artista. En cambio, en latinoamérica el ilustrador además debe autogestionarse, publicitarse, incluso a veces... publicarse por sus propios medios. Pero esto no quita que haya ilustradores totalmente dedicados a esta noble labor capaces de solventar sus vidas comunes y mortales. Podría decirse que el ilustrador es un ser humano algo masoquista, pero con una perseverancia como pocos. No es necesario estudiar una carrera del área gráfica, si hay talento explotado, esfuerzo y responsabilidad, y ganas de aprender y mejorar cada vez más. He visto aparecer ilustradores de todos lados, lo importante es lograr transmitir un mensaje a través del a imagen. Y que cualquier persona, incluso sin conocimientos previos ni históricos, pueda comprenderlo. Ese es el verdadero trabajo de un ilustrador. 



29 mayo, 2014

¿Cómo afecta el Diseño web en el SEO?





El diseño de una página web es una de las partes más importantes a la hora de construirla. Hoy en día podemos encontrar infinidad de plantillas prediseñadas que vienen con todas las funciones necesarias que una empresa o persona puede necesitar en su página web.

El problema llega cuando eligen plantillas solamente por su apariencia estética, y no revisan que cumpla con los ‘requisitos’ necesarios para que la plantilla te ayude a mejorar el SEO de tu página.

¿Qué factores de mi plantilla influyen en el SEO de mi página?

 
Lo primero que debemos observar antes de escoger una plantilla (ya sea gratuita o comprada) es el tiempo de carga. Se ha dicho siempre que los buscadores tienen muy en cuenta el tiempo que dura en cargar la página y el peso de la misma a la hora de posicionarla en los resultados. Uno de las causas de una carga lenta, es la presencia de Flash en la plantilla. En lo posible, trata de evitar la utilización de elementos Flash.


También es importante este factor para reducir el porcentaje de rebote. Esto es, cuando una persona entra a tu blog y solo vea una página de él. Cuando tarda mucho en cargar, por lo general la gente cierra la página. Esto también puede llegar a perjudicar nuestro posicionamiento en los buscadores.


Además de considerar el tiempo de carga, debes ver la utilización que la plantilla hace de los encabezados (H1, H2, H3, H4,…), una mala utilización de estos puede confundir a los buscadores, como también una ‘sobre utilización’ de los mismos.


Otra de las cosas que debemos tener en cuenta cuando elegimos una plantilla, en especial si es gratuita, son los enlaces que los diseñadores ponen en el footer y en algunas ocasiones en otras partes más escondidas. Lo ideal es conseguir una plantilla para que venga sin esos enlaces, pero si no puedes, trata de retirar los enlaces manualmente o de redirigirlos hacia tus propios blogs.


Consejos a la hora de comprar una plantilla

 
Si te has decidido contratar un diseñador para que te haga una plantilla, ten en cuenta estos consejos para pedirle adecuadamente lo que necesitas en la plantilla:



  • En la creación de una plantilla se usan muchas imágenes. Pídele al diseñador optimizar las imágenes para que no pesen tanto. Reducirá, aunque poco, el tiempo de carga.
  • Procura que la persona que contrates sepa algo de SEO, y pueda optimizar correctamente tu plantilla para los buscadores.
  • Asegúrate que coloque botones sociales para compartir tus artículos, así como botones para subscribirte a tu blog en redes sociales y feed.
  • Si estás pagando, no permitas que deje enlaces de sus páginas en ninguna parte de la plantilla.
Aunque parezca que no tiene mucha importancia, la plantilla y el diseño repercuten mucho en el posicionamiento de tu página. Por eso debes ser cauteloso a la hora de escoger una adecuada.


24 mayo, 2014

Las tendecias hasta el 2015 referente a logotipos





Al momento de solicitar tu imagen corporativa, ten en cuenta lo que se esta utilizando hasta el 2015.

El estilo hecho a mano, las figuras geométricas y la aplicación de animales en transparencias, son algunas de las tendencias en el diseño de logotipos que predominarán lo que resta del 2014 y se mantearán también durante el 2015.

El sitio especializado en dictar y predecir las tendencias en diseño de logotipos LogoLounge, publicó recientemente un informe sobre las tendencias que predominarán durante este año y parte del entrante.

Dicho informe presenta algunas de las técnicas más elevadas y aclamadas actualmente para lograr un buen diseño de logotipo moderno y acorde a la época, pero sobre todo adecuado para las marcas.

Como objetivo, el informe especifica que no necesariamente se tienen que seguir, pero si es una guía de lo que estará en boca de todos los diseñadores gráficos, ya que al final la decisión es del propio creativo y cliente, pero si se busca trazar una línea de estilos específicos, conceptos, técnicas y soluciones a la mano de todos.

Para este año se nota que el diseño “flat” o plano sigue a la cabeza de las tendencias, así como el minimalista y los trazos realizados a mano. Pero también se aprecia la introducción de estilos como los animales a colores y en transparencias y las formas simbólicas simples en un solo color, por lo que las variaciones y cambios refrescantes se notan en comparación del año pasado.

A continuación, te presentamos las ocho tendencias en logotipos que predominarán todo el 2014 y parte del 2015 en cuanto a logotipos, ¿ya empezaste a utilizar alguna?

1. Hexágonos: Esta figura simboliza la contención y atrapa a primera vista al ojo del espectador. Transmite un mensaje de orden, estructura y funcionalidad.
http://paredrocdnzone1.grupodecomunicac.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/hexago.png


2. Formas simbólicas simples: La neutralidad, el uso de colores a gran magnitud y las formas que simbolicen un objeto se quedan grabadas rápidamente en la mente.


http://paredrocdnzone1.grupodecomunicac.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/satete.png

3. Torres tipográficas: este tipo de logos se utilizará para restaurantes o bares, dirigido a un mercado joven y actual.


4. Líneas en movimiento: Este tipo de diseño se adecua más para las plataformas digitales y funciona de igual manera en impresos a escalas pequeñas.



5. Planos: Esta tendencia se mantiene pero se agrega una mezcla de colores más amplia pero en tonos similares y adaptables.



 6. A mano: este tipo de estilo es un tanto alternativo y llama la atención por remitir a lo primitivo y a los orígenes del diseño y logos tipográficos con pequeños detalles.



 7. Formas geométricas: La geometría esta de moda tanto en embalajes, como en carteles y todo tipo de ilustraciones. Es enigmática y a la vez básica.



 8. Animales y transparencias: Este tipo de logos es una mezcla completa que utiliza colores brillantes, formas geométricas, tipos, naturaleza, entre otros más. Un animal es fácil de identificar con una marca.



 Información de: www.paredro.com






20 mayo, 2014

Definiciones: Logotipo, Isotipo, imagotipo e isologo.





El término 'logo' es muy utilizado en el mundo del diseño gráfico, aunque por error (o comodidad) solemos referirnos a dicho término para hablar de todo tipo de representación gráfica de una marca. De esta forma, resulta mucho más fácil poder tratar con clientes o personas inexpertas en el tema y llegar a un buen entendimiento, algo altamente improbable si hablásemos con palabras tan técnicas como imagotipo, isologo o isotipo.A pesar de ello, todo diseñador gráfico principiante debería conocer las diferencias entre logotipo, imagotipo, isotipo e isologo. Para ello, nada mejor que aprender qué significado tiene cada uno de estos términos y ver algunos ejemplos gráficos nos ayuden a comprender sus diferencias.

El Logotipo

El término más utilizado en el mundo del diseño gráfico para referirnos a cualquier representación gráfica de una marca. En diseño, se tiende a llamar 'logotipo' a casi todo, y es la forma por la que todo el mundo conoce la representación visual de una marca. Sin embargo, la RAE (Real Academa Española) dice que logotipo "es el distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto".

 

Atendiendo a las bondades del latín, la palabra logotipo deriva de logos (que significa palabra), y typos (que significa señal, marca o juego de caracteres de cualquier idioma). Con todas estas explicaciones, solamente queda por descubrir que un logotipo es la representación visual de una marca en base a una palabra o conjunto de palabras, solamente representada mediante alguna tipografía.

El Isotipo

Nuevamente recurriendo al latín, la palabra isotipo deriva de iso (que significa igual) y de typos (que tiene el mismo significado anterior). De esta manera, podemos saber que un isotipo es la representación gráfica de un símbolo que ejemplifica una marca sin mencionarla completamente. Ésto quiere decir que un isotipo es similar a un logotipo pero utilizando un nombre más abstracto o derivado del nombre original según ciertas reglas, hasta tener una imagen tan reconocible como el propio nombre de la marca.

 


Para comprender mejor el funcionamiento de un isotipo y su significado, podemos ver las seis clasificaciones generales que podemos encontrar dentro de la familia de los isotipos:
  • Monograma: Es la unión de dos o más letras, generalmente utilizando las iniciales de las palabras que forman la propia marca y que se fusionan creando un símbolo conjunto.
  • Anagrama: La unión de varias sílabas, especialmente en nombres de marcas más largos, que se unen para formar un nuevo símbolo que a su vez puede generar una palabra nueva para denominar a la propia marca.
  • Sigla: Similar al monograma, es la unión de dos o más letras del nombre de la marca, pero éstas conservan la condición de lectura de manera que mencionamos cada una de ellas para referirnos a la marca.
  • Inicial: Solamente la primera letra de la marca, representando a la misma como síntesis de su propio nombre.
  • Firma: Puede parecer un logotipo en su aplicación, pero debido al carácter de personalización que adquiere la firma, plasmada en unas letras autografiadas y auténticas, se convierte en isotipo.
  • Pictograma: De una forma abstracta o figurativa, estos símbolos pueden resumir el nombre de la marca y representar sensaciones asociadas a ella. Básicamente, es el dibujo, figura o símbolo que acompaña al logotipo de una marca y que puede representarse solo o en compañía de cualquier otra tipografía.

El imagotipo e isologo

El imagotipo es, a pesar de que su nombre no es el más utilizado en el mundo del diseño gráfico, la representación visual más frecuente de una marca o empresa que podemos ver en todo tipo de medios. Podemos decir que el imagotipo es la unión de un logotipo más un isotipo, formando un conjunto final que denominamos imagotipo (imagen o símbolo más tipografía).

 

Dentro de la familia de los imagotipos, podemos diferenciar dos clases diferentes. El imagotipo propiamente dicho es la representación visual separada de un logotipo y un isotipo, mientras que el isologo sería la representación visual en la que el logotipo y el isotipo se funden en un nuevo elemento indivisible. Tanto los imagotipos como los isotipos son las representaciones visuales más frecuentes de las marcas que vemos a nuestro alrededor, aunque la mayoría de nosotros (incluido TodoGraphicDesign) los denominamos Logos o Logotipos sin ninguna otra distinción.
 

19 mayo, 2014

¿Que es una infografia?





Para los que no saben el significado. Te informamos para que al momento de solicitar entiendas bien lo que estas pidiendo. Evolgraf se preocupa del buen uso de los terminos.

La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión.
Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente.
 Aunque los cuadros gráficos tienen una existencia que data de muchísimos años atrás, las infografías (del inglés informational graphics) han revolucionado el diseño, especialmente el periodístico y editorial. De acuerdo con Richard Curtis, director de fotografía y diseño de dicho diario, "la gente lee los gráficos primeros; algunas veces es la única cosa que leen".
Las infografías son tremendamente útiles y esenciales para representar la información que es complicada de entender a través del puro texto. Con un simple golpe de vista se puede entender hasta las cosas más complicadas, y además son más fáciles de asimilar y recordar.




17 mayo, 2014

Nike, la historia del logotipo más famoso del mundo






En 1968 Phil Knight funda la marca Nike, cuyo nombre se basaba en la diosa griega de la victoria "Niké". Pero no fue hasta 1971 cuando adoptó esta denominación. En sus 3 primeros años de existencia la marca se hacía llamar "Blue Ribbons Sports". 


El logotipo, curiosamente, fue desarrollado por una estudiante de diseño gráfico: Carolyn Davidson. Phil y Carolyn se conocieron en la universidad del estado de Portland, donde él impartía clases de contabilidad. Davidson le presentó su factura por un total de 35 dólares por su trabajo (aunque en 1983, Knight le dio a Davidson un anillo de oro y un sobre lleno de acciones de acciones de Nike a manera de agradecimiento y bonificación por su trabajo realizado). 



La principal premisa exigida por Phil Knight era que el logotipo transmitiese movimiento. Carolyn Davidson afirma que se basó en el ala de la diosa griega "Niké" para diseñar el símbolo dinámico que hoy conocemos (más en EEUU) como el "Swoosh". Aparentemente, Knight no estaba demasiado contento con el resultado presentado por Davidson, pero la necesidad urgente de tener un logo le hizo aceptar ese diseño como definitivo. Afirmaba: "No estoy enamorado del logo, pero me voy a acostumbrar”. 




A medida que pasó el tiempo, el logo “Swoosh” se convirtió en sinónimo de la compañía. Carolyn continuó diseñando para Nike, incluyendo folletos, avisos, pósters y catálogos. El crecimiento de la empresa fue exponencial y hoy en día es la empresa mundial líder en ropa y complementos deportivos, y su logotipo, sin duda, es uno de los símbolos más reconocibles del mundo.

"bueno acá vemos claramente como el cliente no estaba muy de acuerdo con la propuesta de la estudiante de diseño y por temas de tiempo fue aceptada como su imagen y claramente el tiempo dio la razón de que si hubiera tomado otra decisión tal ves no sería la marca la cual es hoy en día."  el logotipo es el alma de la empresa, es la primera mirada que le dan todos y cada uno de nosotros mortales. hay una frase que dice que todo entra por la vista y claramente es a si.

a continuación se mostraran algunas propuestas iniciales del isotipo - logotipo de nike.









15 mayo, 2014

El Diseño de Ambientes y su importancia



Sobre el Diseño de ambientes muchos piensan que es como en algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia de las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte del diseño.

“En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese «algo» sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época.“



 


El Diseñador de Ambientes tiene como objetivo de enriquecer los espacios por medio de la estética y funcionalidad, aportando con la creatividad a mejorar la relación entre el hombre y los lugares que habita. No solo mejorando el entorno fisco, sino que a la vez mejorar la calidad de vida del ser humano, estas mejoras pueden ser para la vida doméstica, pública o de trabajo, integrando en los recintos, el equipamiento a escala humana que se requiera para habitarlos plenamente.

Autor :Wucius Wong




14 mayo, 2014

American Airlines y su logo minimalista






La Gran aerolínea por si no se han dado cuenta a cambiado su logotipo el cual fue llevado a cabo por la agencia especializada en identidad corporativa y diseño FutureBrand. Un diseño que sigue por un lado la línea histórica de evolución hacia la simplicidad y por otro pega un salto cualitativo hacia el minimalismo más perfecto, estilizado y moderno posible el cual le da una imagen limpia.

El Desarrollo:
Lo primero es algo que muchas empresas han ido realizando a lo largo de su historia, irse despojando de elementos que no aportaban nada al logo y que lo único que hacían era cargarlo, evitar una asimilación rápida por parte del público a través de sus sentidos, afearlo estéticamente y crear problemas a la hora de su reproducción en pequeños formatos. Esto, en el caso del logo de American Airlines puede verse perfectamente en la evolución que se muestra en la siguiente imagen.


  Por otro lado, el salto cualitativo hacia el minimalismo queda potente, con una tipografía de palo seco que transmite ligereza, unificada por un color gris neutro que transmite una mayor amplitud y que deja mayor protagonismo al isotipo, la parte icónica de la imagen visual.
El nuevo logotipo es un ejercicio de diseño brillante, une a la vez 3 formas simples que se muestran de una manera simple e inteligente, éstas son el águila característica de American Airlines y de los Estados Unidos, la letra A, y una pista de aterrizaje.

El resultado de esta nueva identidad es sorprendente. El nuevo logotipo puede aplicarse sin problemas en bajas resoluciones y pequeños tamaños y se las ingenia para lograr un balance entre la historia de la aviación de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, transmitir la modernidad de los tiempos.


Puedes ver el vídeo de como han concebido el logo y las razones que les han llevado a él. También puede verse el proceso de elaboración y diferentes aplicaciones (video en ingles). 




"Como comentario personal. Acá vemos claramente la importancia del diseño para una gran empresa. no cualquier mortal puede desarrollar tal simplificación  y desarrollo de una imagen además de potenciar aun más la marca y generar una empatia hacia los usuarios".


Feria de Diseño Argentina



Feria Puro Diseño
PuroDiseño es la feria de diseño y tendencias más importante de Latinoamérica, Alternativa creativa e impacto visual en la ciudad de en Buenos Aires. Una excelente vidriera de productos innovadores con el justo equilibrio comercial.
Apuesta al estímulo y creatividad regional en diferentes categorías: diseño de indumentaria y accesorios, joyería contemporánea, equipamiento, objetos, artesanía, iluminación y diseño digital.
Realizada por primera vez en 2001, Feria Puro Diseño logró posicionarse a lo largo de una década, como un espacio referencial en la industria del diseño en toda la región, sumando nuevas temáticas y exponiendo las nuevas tendencias que determinan el desarrollo del diseño.
La Feria ha evolucionado año tras año en sus catorce ediciones consecutivas junto al diseño argentino, al de cada provincia y al de la región. Se suma también la evolución de los diseñadores participantes lo que genera una suma de evoluciones: la Re-evolución del diseño. “Los cientos de diseñadores de PuroDiseño evolucionan en cada edición y junto con las novedades en los contenidos propuestos por la Feria el diseño se transforma, evoluciona” sostiene Marcela Molinari, Directora de Contenidos de Feria PuroDiseño.
La Feria PuroDiseño es la vidriera del diseño a nivel regional que reúne a más de 400 expositores en un espacio de 12.000 metros cuadrados, diseñado exclusivamente para presentar de manera vanguardista lo más evolucionado del diseño regional. “Cada año hacemos una exhaustiva curaduría de los stands y proponemos recorridos novedosos que hacen que los visitantes puedan visualizar en un solo lugar lo mejor del diseño argentino y latinoamericano”, destaca el arquitecto Jorge Deghi, Director Técnico de Feria PuroDiseño.



Comité Curador Edición 2014 Benito Fernández, Julio Oropel, Cristian Mohaded, Verónica Alfie, Andrés Gotelli,
Informaciones al respecto:
Categorías: Diseño
Recinto: La Rural
Fecha Inicio: 20-05-2014
Fecha Fin: 25-05-2014
Teléfono: (54 011) 43460155
Email: info@feriapurodiseno.com.ar 
Web :http://www.feriapurodiseno.com.ar/ 
Facebook :http://facebook.com/109281535851037 
Twitter:http://www.twitter.com/FeriaPuroDiseno

13 mayo, 2014

Heineken una marca que apoya al Diseño Creativo



Heineken ha realizado concursos para posicionar aun más su marca en todo el mundo, en el cual han participado mas de 2.000 Diseñador o competidores de las áreas graficas y publicidad (concurso realizado el 12 de abril del 2013). 

El concurso consistía en diseñar la botella heineken con las características que tiene esta gran empresa. A si el ganador fue un sudamericano Fernando Degrossi de heineken Brazil.

El diseño ganador fue seleccionado en un evento con jurado en vivo en el Magazzini, el espacio de Heineken en el corazón de la comunidad creativa en el Milan Design Week, que ha sido visitado por más de 10.000 aficionados al diseño desde su apertura el martes. El diseño de Fernando venció a casi 2.000 competidores y se convierte en la segunda botella de edición limitada que se produjo. Esta botella comezo a salir a la venta en todo el mundo a principios de 2014.

El ganador remezclo el enfoque de cinco logos circulares de Heineken según distintas décadas, e incorporó la estrella roja, que representa a la marca famosa de Heineken.


El jurado – compuesto por los diseñadores Joshua Davis, Evan Orensten de Cool Hunting, Mark Dytham de PechaKucha y el jefe global de diseño de Heineken Mark van Iterson – debate sobre los finalistas en frente de una multitud de diseño influyente. Su decisión de seleccionar el diseño de Fernando Degrossi como el ganador fue recibida con entusiasmo.

Mark van Iterson, Director Global de Diseño de Heineken, dijo: 

"Esta es la culminación de un proceso de cinco meses, un concurso que ha atraído a más de 2.000 diseños de alta calidad. El uso de nuestro patrimonio en este diseño ganador es realmente inteligente y da lugar a una botella icónica muy contemporánea. Fue un paso audaz para poner.. nuestra historia de la marca en las manos de los diseñadores emergentes, pero Heineken es una marca progresiva y este concurso ha demostrado una vez más que la apertura en la búsqueda de la creatividad da sus frutos ".

El diseño ganador fue creado por Fernando Degrossi, quien es un diseñador gráfico de Sao Paolo, Brasil. Fernando señalo lo siguiente: 

"Este es el momento más importante de mi vida. No hay palabras para expresar lo emocionado que estoy por esto, es mi sueño hecho realidad. Mi diseño se verá en las botellas de Heineken® y toda la gente que disfruta del producto lo verá en todo el mundo, es increíble, es una oportunidad tan increíble". 

Aca vemos claramente que el diseño juega un papel importante para la empresa, si bien fue un concurso no quita merito el alto nivel de los diseñadores que participaron en el, otorgando a si una frescura en su imagen y un respaldo para los profesionales de las áreas graficas.

Algunos Diseño que participaron:



12 mayo, 2014

La tipografía y la importancia que tiene para el Diseño Gráfico





La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números y símbolos de un texto impreso (ya sea sobre un medio físico o electromagnético), tales como su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se establecen entre ellos.
  • Macrotipografía:
  • La macrotipografía se centra en el tipo de letra, el estilo de la letra y en el cuerpo de la letra. 
  • Tipografía de edición: 
  • Reúne las cuestiones tipográficas relacionadas con las familias, el tamaño de las letras, los espacios entre las letras y las palabras; intertipo e interlínea y la medida de línea y columna o caja, es decir aquellas unidades que conceden un carácter normativo. 
  • Tipografía creativa: 
  • Esta contempla la comunicación como una metáfora visual, donde el texto no sólo tiene una funcionalidad lingüística, y donde a veces, se representa de forma gráfica, como si se tratara de una imagen.

Una vez vistas, analizadas y comprendidas las definiciones vamos a intentar comprender la importancia de la tipografía en un buen diseño, por eso vamos a intentar conocer un poco cuales son los aspectos ,componentes y funciones que un buen diseño debe tener.


Lo primero y más importante es saber y tener bien claro que la finalidad de todo diseño es transmitir un mensaje, y para eso todo diseñador dispone de dos herramientas fundamentales, las imágenes y los textos (independientemente del formato y el soporte final del diseño).

Si bien es cierto que una imagen por sí sola nos puede transmitir una idea, puede que esta sea efímera y se desvanezca al separar la vista de la misma imagen, sin embargo, la palabra escrita es el medio por excelencia de transmisión de mensajes y la adecuada combinación entre estos dos elementos dará lugar a lo que todo diseñador pretende con sus diseños, que ese mensaje llegue y se quede en la memoria del espectador, e incluso, lo convenza de hacer, no hacer, o lo que sea que queramos conseguir con nuestro mensaje.


Por lo tanto un diseñador debe saber, y jugar con sus diseños, sabiendo que las letras, el texto, no serán solo un medio de transmisión del mensaje, si no que además serán parte importante de la configuración visual y del atractivo del diseño, de ahí que, como trataremos en futuros posts, el diseñador debe poner una especial atención a la hora de elegir la tipografía a usar, ya que cada una tiene su propio carácter, y una mala elección tipográfica puede llegar a provocar que el espectador reciba un mensaje equívoco, o mismo que ese mensaje no se reciba con claridad.

En resumen una buena elección tipográfica ayudará a transmitir la imagen deseada en un diseño corporativo; reforzará y dará personalidad al diseño de carteles, flyers y todo tipo de folletos; contribuirá a mejorar la legibilidad de un libro y hasta puede constituirse como elemento único de un diseño (algunas portadas de libros, pancartas, algunos carteles, etc.).